美學修煉》人人說必看卻看不懂?美學博士教你建立審美方法

韋 石
28 Min Read
美學修煉》人人說必看卻看不懂?美學博士教你建立審美方法
立體書封《美學修煉:看見不一樣的世界,美學博士 CEO 教你打開視角拓展審美力》

農曆年一到,你走進美術館,迎面不是一場展,而是一整排選擇。台北克林姆真跡在史博館綻放百年花繪,蜷川實花用光影把華山變成彼岸交界。台北雙年展讓你聽見來自35個城市的思慕,富邦美術館則搬來刷新雕塑史上最高拍賣價1.043億美元的《行走的人I》。北師美術館翻開《人間》雜誌,重現1985年台灣最真實的臉;藍騎士藝術推出馬年特展《天馬》,32位東西方藝術家共創73件作品。

台南,大英博物館280件法老文物正式降落奇美博物館。黃金、石雕、神廟建築一次到位,埃及文明的重量近距離展開;台史博「寫生的故事」,帶你走進張捷與陳澄波所留下的時代風景。

台中,全新開館的市立美術館以「萬物的邀約」回應水湳轉型,SANAA建築之中,藏著對人與自然關係的提問;勤美術館則讓光、聲、風與數據,在《Input > Unknown》中正面碰撞感官。

高雄,金馬賓館霍剛與權純益的幾何抽象跨越七十年,藤村真與道川省三在「塵與金」之間,反覆玩轉平面與立體;高美館邀請英國藝術家馮.沃爾夫,呈現AI與傳統油畫交織的創作,開啟古典與當代的藝術對話。

展覽多到像訊息爆量,人人都說必看,但真正的問題是:你看的是熱鬧,還是看得懂?當作品橫跨帝王、日常、科技與抽象,我們需要的不是更多清單,而是一套能快速辨認風格、抓到重點的觀看方法。

美學博士CEO盤龍William Pan在他的著作《美學修煉:看見不一樣的世界,美學博士 CEO 教你打開視角拓展審美力》中,不要求背誦年代,而是帶你看懂藝術家在想什麼,為何非得這樣畫。否則逛完一圈,你只記得打卡點,卻說不出自己究竟被什麼打動。台灣藝術展覽持續火熱。這一次,我們真的看懂了嗎?

剛開始接觸藝術品,不妨先將感受能力打開,以不設限的心態親近新鮮事物。美感來自內在心靈,若只是死記名詞,就沒有意思了。

但當你開始接觸作品後,就像認識有趣的新朋友,自然會想多了解對方一些。尤其面對西方經典藝術品時,雖然偉大作品在形式和技術上足以跨越時空、感動人心,但若對其文化背景多一層認識,就能有更深入的體會。經過一段時日,屬於自己的美感品味也會自然養成。

我將欣賞藝術品的方式簡化成兩個面向。首先是情感交流與感官接收:當你純粹因為欣賞和喜歡而接近藝術時,由形式觸動感官所產生的直覺喜好,自然帶來愉悅的美感體驗。另一個面向則是知識面:當你和藝術品有了初步接觸後,有些作品讓你很有感、想更深入它的背景,這時候補充藝術知識就有其必要。無論是了解藝術品的形式與內容、在藝術史上的位置與價值,將藝術品視為一種知識去研究,絕對是重要而且有意義的。

當你了解得越多,對於藝術品的欣賞就會獲得不同的境界,無論是對朋友解說、和同好討論或是作為投資收藏的能力培養,都很有助益。以下列出一般人較常觀賞到的西方藝術作品風格與特色,大家可以根據自身興趣,再自行補充。

嚴格說,藝術風格並非線性發展。在同一時間軸下,不同地區或民族經常有不同事件發生,或經過跨域跨代的影響傳播,形成的藝術風格經常和特定時空背景有關。就像如今雖有很多裝置藝術,但仍有畫家的強項就是印象派油畫,所謂風格只是提供一個大致光譜,方便觀賞者理解其技法和特色。

▲美學博士CEO盤龍William Pan

史前時代到中世紀

提到西方藝術創作,最早可追溯到史前時代藝術,像是雕刻或洞窟壁畫。進入新石器時代,人類發明燒製陶土容器後,開始在瓶罐杯盤上繪製圖案。

古希臘藝術對西方文明與藝術的影響極為深遠,可分為三個主要時期:古風時期、古典時期和希臘化時期。古典時期逐漸擺脫早期埃及藝術形式的影響,技法更加寫實,追求理想化的表現形式,在題材上多取自希臘神話,將人類的內在精神與情感融入作品中。這種對完美、均衡和諧的追求,體現了當時的哲學思想,不僅對羅馬藝術產生深遠影響,還跨越時代,成為文藝復興時期以及17、18世紀古典主義藝術的精神源泉。

古希臘古典時期的美學概念源自於對自然與人類形式的細緻觀察,追求「完美與和諧」的結合,並透過比例、對稱和黃金比例等數學原則呈現於藝術中。代表人物菲迪亞斯以雅典帕德嫩神殿的雕刻以及雅典娜巨型雕像聞名。如今典藏於羅浮宮的《米洛的維納斯》雖然年代並非出於古典時期,但其風格延續了古典時期對人體形式的研究和理想化表現。

中世紀藝術和哥德式藝術都以宗教為主題,主要表現基督教的信仰和教義,重視象徵性,使用大量宗教符號來傳達精神意義。然而,哥德式藝術起源於12至16世紀,以其高聳入雲的建築和強烈的垂直感聞名,常見元素包括尖拱、飛扶壁和彩色玻璃窗,追求的是將人們的目光和心靈引向神聖和超越的境界。著名的巴黎聖母院和科隆大教堂,皆以其高聳的塔樓、飛扶壁和大面積的彩色玻璃窗,具體展示了哥德式的美學理念。

文藝復興到後印象派

文藝復興起源於14至17世紀,回歸古典美學,重視人文主義和自然觀察。藝術家們追求對人類和自然的精確描繪,並結合科學與藝術。達文西的《蒙娜麗莎》以細膩的光影處理和表情描繪體現了文藝復興的美學理想;米開朗基羅的《大衛像》展示了人體的理想比例和力量美學。

古典主義是17、18世紀西方文化藝術的主流,崇尚古希臘、古羅馬的藝術美學和思想。作品強調理性與克制,注重形式與結構的統一,講求清晰、明確、簡單、平衡、合宜等原則。

巴洛克起源於17至18世紀初,強調戲劇性、動感和光影對比,透過動態構圖和富有情感的表現來吸引觀眾。卡拉瓦喬的《聖馬太的召喚》以強烈的明暗對比和戲劇性情節體現了巴洛克的美學特徵;貝尼尼的雕塑《聖泰瑞莎的狂喜》充滿動感和情感。

洛可可起源於18世紀早期至中期,強調輕盈、華麗和精緻,常以柔和的色彩、曲線和細緻的裝飾為特徵,充滿愉快和優雅的氛圍,常描繪宮廷生活和神話題材。

浪漫主義起源於18世紀末至19世紀中期,強調情感、個人表達和自然的力量,反對啟蒙時代的理性主義。德拉克羅瓦的《自由引導人民》以強烈的色彩和情感表達體現了浪漫主義的美學理想。

現實主義起源於19世紀中期,反對浪漫主義的理想化,強調真實地描繪現實生活和社會問題。庫爾貝的《奧爾南的葬禮》真實地描繪了普通人的生活和死亡;米勒的《拾穗者》描繪了農民的勞動生活,展示了現實主義對社會底層的關注。

印象派起源於19世紀後期,強調光線和色彩的瞬間變化,注重表現瞬間的感覺和印象。莫內的《印象.日出》以短暫的筆觸和光線效果開創了印象派的美學風格。

後印象派起源於19世紀末,在印象派的基礎上進一步探索個人表達和形式的創新,強調色彩、形狀和結構的實驗。梵谷的《星夜》以旋轉的天空和強烈的色彩體現了後印象派的美學探索。

象徵主義到當代藝術

象徵主義起源於19世紀末,強調內在意涵和神祕色彩,藝術家透過象徵和隱喻來表達情感和思想,作品常具有夢幻和超自然的特徵。

現代主義起源於19世紀末至20世紀中期,強調創新和實驗,挑戰傳統形式和概念。藝術家探索新技術、新材料和新觀念,以表達現代社會的複雜性和多樣性。

超現實主義起源於20世紀20至50年代,強調潛意識和夢幻,藝術家透過奇異和不合邏輯的組合來表達內心的深層情感和思想。達利的《記憶的永恆》以融化的鐘展現了超現實的夢幻美學。

抽象表現主義起源於20世紀40至50年代,強調個人情感和自發創作,藝術家透過非具象的形式和動態的筆觸表達內心的深層情感。波洛克的《1948年第五號》透過滴畫法展示了自發性和動感。

極簡主義起源於20世紀60年代,強調極度簡化的形式,注重空間、材質和結構的純粹性。藝術家追求形式的簡潔和本質,常以幾何形狀和單一色彩呈現作品。

普普藝術起源於20世紀50至60年代,運用大眾文化和消費品圖像,挑戰傳統藝術界限。安迪.沃荷的《瑪麗蓮.夢露》系列以絲網印刷技術和大眾文化圖像傳達普普藝術的美學特徵。

當代藝術起源於20世紀末至今,美學特徵多元化,跨界並與社會和政治議題緊密聯繫。藝術家探索新媒介、新形式和新觀念,反映現代社會的多樣性和複雜性。

從上述快速鳥瞰西方藝術的流變與美學脈絡,不難看出,美並非單一標準,而是在不同時代、不同行動與思想中不斷被重新定義。每一個藝術時期,都回應了當下人們如何理解世界、如何觀看自己。當我們不再只是記住名詞與年代,而是看見藝術家為何如此選擇形式與語言,觀看本身就會產生改變。也許真正重要的不是「看過多少展」,而是我們是否開始用自己的眼睛,建立一套能理解、能判斷、也能被觸動的審美方式。